Cine y Tv
La historia verdadera detrás de El Padrino
Aquí se postra una historia que no podrás rechazar. La verdadera historia detrás del rodaje de El Padrino. Es una convención usual y aceptada que el personaje de Vito Corleone está inspirado en tal o cual jefe de la mafia de la década de los 70, pero nada puede estar más alejado de la realidad. Especialmente cuando el mismo autor de la novela fuente ha confesado que sus personajes son producto de una investigación de escritorio, de la cual ha vivido arrepentido y avergonzado.
No obstante, Mario Puzo no tendría por qué avergonzarse de nada, salvo quizá de haber cedido los derechos de su novela por una cantidad nimia que no va acorde a la grandilocuencia con la que ahora cuenta una de las mejores (o la mejor, llamada por muchos) películas de todos los tiempos.
La verdadera historia de El padrino nació desde la cuna de las grandes deudas y las amenazas de pago con violencia. Mario Puzo, un italoamericano con aspiraciones a escritor, pero con debilidad por los apuestas y el juego, hasta la década de los 60 había conseguido publicar dos novelas que fueron aceptadas cálidamente por la crítica, pero no así por los lectores.
El fracaso económico de sus novelas y las deudas crecientes que obtuvo a consecuencia de jugadas mal aplicadas en las mesas de juego, y una desfavorecida suerte, le obligaron a escribir una novela sobre gangsters y mafia. Una temática a la que se había rehusado durante mucho tiempo. Cuando llevaba apenas unas 70 páginas del manuscrito, en un acto de desesperación, se presentó ante el ejecutivo de Paramount, Robert Evans, para ofrecerle los derechos de un libro aún sin finalizar sobre el mundo de la mafia.
«¿Estás en problemas», preguntó Evans, y Puzo confesó que, si no conseguía 12 mil dólares para pagar una deuda, probablemente le romperían un brazo. El trato se cerró en 12 mil 500 dólares y con un nulo interés o fe, de parte de ambos, de que algún día el manuscrito terminara en algo sustancioso. Sin embargo, cuando meses más tarde la novela, que en un principio se tituló La Mafia, se convirtió en un éxito de ventas, Evans y Puzo volvieron a cruzar caminos.
La verdadera historia de El Padrino y la bendición de la Mafia
En pleno 2020 Paramount anunció que realizará una serie de televisión que contará lo pormenores que existieron antes, durante y después de la producción de la película dirigida por Francis Ford Coppola y ganadora de tres premios Óscar. Armie Hammer será el protagonista absoluto bajo el papel de Albert S. Ruddy, el productor elegido por el estudio para tomar cargo de un filme al cual todavía no le tenían confianza.
¿La razón? Las películas de mafia no eran exactamente el éxito taquillero que un estudio como Paramount buscaba. En las reuniones previas de los ejecutivos se planteó que la razón de que los filmes sobre el citado tema, no resultaban con gracia, era porque se trataban de obras sobre personajes italoamericanos, plasmadas y desarrollados, sin embargo, por talento detrás de la cámara que no compartía las mismas raíces.
Así se llegó al acuerdo de que se necesitaba talento italoamericano para lograr mejores resultados. Empero, el productor Al Ruddy, un neoyorquino bien parecido, fue elegido porque tenía la experiencia de realizar filmes de manera rápida, eficiente y con poco presupuesto. Al principio a El Padrino se le otorgaron $2.5 millones de dólares de presupuesto, pero a medida que la popularidad de la novela incrementó -y sobre todo la fama de una producción que trató de ser boicoteada por el crimen organizado-, dicha suma aumentó a $6 millones.
Precisamente se dice que la verdadera historia es que El Padrino fue condonada por la mafia y el crimen organizado. Y probablemente sobre ello versará la historia que veremos en la mencionada serie de televisión. Durante la década de los 60 y 70, la palabra «Mafia» se convirtió en el enemigo número uno de los grupos delictivos que hasta entonces no habían recibido un seudónimo o calificativo como tal. Cuando creció el rumor de que el filme de Coppola, basado en la novela de Puzo, se asomaba como una gran película en aras de iniciar su producción, un hombre trató de oponerse ante la idea.
Durante la primavera de 1970, un italoamericano llamado Joseph «Joe» Colombo comenzó una movimiento bautizado como la Liga de los derechos civiles italoamericanos. Luego de que el FBI tomara demasiado interés en sus negocios, que incluían préstamos, robos de joyas, evasión de impuestos y ganancias de $10 millones al año por operaciones de juego, el astuto Colombo declaró que el Buró de Investigación en realidad sólo le discriminaba a él y a toda la comunidad italoamericana de Nueva York a los que perseguía bajo pretexto de negocios turbios.
La Liga de los derechos civiles italoamericanos se convirtió entonces una fachada que logró frenar a las autoridades y perpetuar las actividades no sólo de Colombo sino de otras cuatro prominentes familias dedicadas al crimen organizado que, sin embargo, a través de la mentada institución ejercieron también presión para que la producción de Paramount nunca sucediese.
Primero comenzó con una carta dirigida a los ejecutivos del estudio en donde la liga asentaba que «un libro como El Padrino deja a uno con un sentimiento repugnante». Pero más tarde la petición escaló a las amenazas y éstas, a los atentados. En dos ocasiones las oficinas de Paramount y Gulf & Western tuvieron que ser desalojadas por amenazas de bomba, y en varias ocasiones llamadas telefónicas fueron hechas a varios miembros de la producción con la advertencia de parar la película.
El productor Al Ruddy no encontró otra solución más que asistir a una reunión con Joe Colombo, luego de que incluso balearan su automóvil estacionado afuera de su casa durante la madrugada. A la reunión, convenida irónicamente en el Hotel Park Sheraton -lugar famoso por ser testigo del asesinato de Albert Anastasia (otro líder mafioso)-, acudieron sólo el mencionado productor, Colombo y dos de sus escoltas.
Ruddy se aseguró de que su oponente entendiera que de ninguna manera las intenciones de la película eran menospreciar a la comunidad italoamericana y que el filme más que ser una condena contra el mundo criminal, era la historia de un lazo familiar. Cuando extendió el guion y Colombo comenzó a leer, le preguntó qué significaba Fade-In. «Y allí me di cuenta de que Colombo no pasaría de la página dos», declaró Ruddy.
El asunto se resumió en una cuestión importante: Colombo no quería que la palabra «mafia» fuera mencionada en ningún momento de la película. Y es que desvincular dicha palabra de la comunidad italoamericana de los Estados Unidos eran la finalidad primordial de la Liga. Al Ruddy accedió de inmediato y esa es la verdadera historia de por qué en El Padrino la palabra «mafia» jamás es mencionada, a pesar de que aparecía hasta en tres ocasiones en el guion original.
Antes de cerrar el trato, Colombo pidió una cosa más: que las ganancias del estreno del filme se donaran a la Liga. Ruddy aceptó, pero Colombo pidió que ambos dieran una conferencia de prensa, a la que el productor accedió creyendo que sólo asistirían medios locales e italianos. La realidad fue otra. La fama del filme había crecido tanto que medios de comunicación de todos los tamaños y nacionalidades asistieron, lo que puso a Paramount en una situación incómoda ante titulares que decían que la Mafia había dado permiso para rodar la película.
Al día siguiente la bolsa de valores indicó que las acciones de Paramount se encontraban muy por debajo de lo usual. Los periódicos no hablaban de otra cosa más que del sometimiento de los grupos criminales contra una productora de Hollywood. Los ejecutivos del estudio mandaron llamar a Ruddy y le despidieron en el acto. Sin embargo, su puesto fue salvado, gracias a la defensa de Francis Ford Coppola quien dejó en claro que la realización de la película no habría llegado hasta tal punto y que no llegaría más lejos sin Ruddy dentro del juego.
Así como esa, seguramente más historias se irán deshilvanando en los capítulos de una serie que habrán de mostrar los pormenores detrás de la realización de un filme que ha servido por generaciones para educar en el quehacer del séptimo arte, tanto a espectadores, como a cineastas noveles. Y seguramente también de lo que sucedió en la vida de Al Ruddy durante la concepción de la obra.
A su estreno El Padrino recibió 11 nominaciones a los Premios Óscar y se llevó a casa tres: Mejor película, Mejor actor y Mejor guión adaptado. Precisamente el buen Al Ruddy ganó la estatuilla por su labor como productor de la cinta, al igual que Puzo y Coppola en la categoría de guion; tres hombres que desde su propia trinchera apostaron, se endeudaron, o hicieron tratos con la mafia, en pos de ganar una lucha que tenía como meta principal ver la película resuelta, una que hasta la fecha resulta inolvidable para la meca del cine.
La entrada La historia verdadera detrás de El Padrino se publicó primero en Cine PREMIERE.
ues de anuncios individuales.Cine y Tv
Estrreno, trailer y entrevista del coming-of-age con Isaac Cherem y Aksel Gomez| Cine PREMIERE
Déjame estar contigo es una producción mexicana en la que Bruno y Lucía, un par de adolescentes con toda la inexperiencia del mundo y nada de tiempo restante, deciden aventurarse en la mágica experiencia humana que es querer a alguien y dejarse querer por ese alguien.
¿De qué trata Déjame estar contigo?
Bruno es un joven de 18 años que es deportado de Estados Unidos a México sin conocer nada ni a nadie. Lucía es una universitaria de 19 años con una enfermedad incurable. Sus caminos se cruzan cuando Bruno, trabajando en un call-center, llama a Lucía, quien le pide ayuda con una situación urgente.
En esta llamada encontrarán empatía, esperanza y mariposas en el estómago provocadas por alguien a quien todavía no conocen. Cuando lo hacen, tendrán que decidir cómo enfrentar sus sentimientos por el otro.
¿Quiénes están detrás de Déjame estar contigo?
Esta montaña rusa de emociones está escrita por Fernanda Eguiarte (La flor más bella) y dirigida por Isaac Cherem (Leona), quien nos compartió en entrevista para Cine PREMIERE que ella “es una persona muy tierna, entonces siento que ella ve así las relaciones”, además de que la inspiración para tomar este proyecto fue “mi experiencia personal de transición a la adultez, que tengo muy presente, que fue muy importante, que fue muy intensa y que, además, fue mientras me mudaba la Ciudad de México. Entonces era como un poco lo que vive el personaje de Bruno”.
En las sillas de producción tenemos a José Nacif Gobera (La caída), Marco Polo Constandse (Casi el paraíso), Catalina Aguilar Mastretta (Cindy, la regia: la serie) y Mariana Rodríguez Cabarga (Temporada de huracanes) a través de Filmadora; mientras que Fernanda Eguiarte y Ramiro Ruiz (Somos oro) se enmarcan como productores ejecutivos. La cinta está distribuida por Videocine.
Quizás quieras leer: Cartelera Cinépolis – Estrenos del 30 de enero, 2025
El elenco detrás de Déjame estar contigo
Aksel Gómez hace su debut fílmico en esta cinta, quien también nos contó en entrevista que encontró muchas similitudes con su personaje, a tal punto que sentía que estaba predestinado. Como Bruno, él también ha vivido toda su vida en Estados Unidos, lo que ayuda muy poco en su habla del español, sin embargo, aunque al principio podemos detectar cierto acento que lo delata, para el final su pronunciación tiene una notoria mejoría.
Al respecto, dijo que todo fue cuestión de “práctica, también, hablando con Andrea y con el crew. Y también hice una playlist de canciones de puro español, y las cantaba en la mañana antes de ir al set para que se me aflojara la lengua”. En esta misma conversación, Isaac preguntó cómo se comunicaba con sus papás, a lo que Aksel respondió que utilizaba el inglés, el español y el spanglish: “Como mi papá no es de Estados Unidos, es de México también, con él hablo mucho español; y con mi mamá es mayormente en inglés, pero sí, a veces le hablo en español también”.
A su lado, también protagonizando, se encuentra Andrea Sutton (The Gigantes), uniéndoseles Silvia Navarro (Papá o mamá), Johanna Murillo (La liberación) y Regina Blandón (Firma aquí).
¿Cuándo estrena Déjame estar contigo?
Este coming of age llega a las salas de cine mexicanas a partir del 30 de enero de 2025.
Póster oficial
Trailer oficial de Déjame estar contigo
También puede interesarte: Cartelera de Cinemex – Estrenos del 30 de enero, 2025
Yessica R. Viais Vivo creyendo que no se trata de lo que ves en la pantalla, sino de lo que te hace sentir, y mí me gusta mucho sentir. I’m just a girl… jaja
ues de anuncios individuales.
Source link
Cine y Tv
Óscar 2025: Mejor actriz, predicciones y análisis de nominadas
Como ha sucedido en los últimos años, la fuerza interpretativa de las mujeres ha dejado espectaculares resultados. Hace unos meses, dos leyendas de la industria (Angelina Jolie y Nicole Kidman) parecían inamovibles entre las nominadas al Óscar 2025 como Mejor actriz, pero las últimas semanas han dado un gran giro a la competencia. Contendientes internacionales, películas exitosas y otros premios han hecho que la categoría sea una de las más difíciles para predecir. Y no nos malentiendan, eso se agradece.
Considerando los resultados de la temporada de premios, la narrativa alrededor de esta, e incluso los discursos, a continuación te presentamos nuestra predicción de la actriz que se alzará con la estatuilla más codiciada de la industria cinematográfica.
Revisa aquí la lista completa de nominaciones y nuestro análisis (con predicciones) por categoría.
Demi Moore – La sustancia (Predicción CP)
Tras años de ausencia, Demi Moore demostró que no sólo tiene el talento para protagonizar una cinta arriesgada, sino también las agallas para retarse a sí misma. Si los momentos más “extraños” en La sustancia funcionan (y vaya que hay muchos) es gracias a ella, que además ya tiene en la bolsa el Globo de Oro. Es díficil imaginar a otra actriz que pudiera interpretar a Elisabeth Sparkle con tanta dignidad y precisión.
A favor: Una poderosa narrativa muy similar a la que se ve en la película. Su discurso de agradecimiento en los Globos de Oro hizo que el mundo volteara a verla. Por otro lado, la Academia ama los regresos como este… y a los actores ocultos tras grandes capas de maquillaje.
En contra: El poco amor que los votantes han dado al terror / thriller, o a películas con una temática e imágenes igual de sangrientas. Mikey Madison también representa una gran amenaza.
Mikey Madison – Anora
La historia de una trabajadora sexual que sucumbe ante el amor hizo que esta joven actriz consiguiera el reconocimiento mundial. Los fans de Scream y Había una vez… en Hollywood ya la conocían, pero ahora fue el turno de la industria para ponerla en la cima. Como en el caso anterior, no habría una Anora tan aclamada de no ser por Madison.
A favor: Una película constante en nominaciones para otros premios. Madison ha conseguido todas las nominaciones de los premios precursores y carga, totalmente, con el peso de la cinta. Para quienes no la conocían, es toda una revelación.
En contra: El contenido sexual de la cinta podría alejar a algunos votantes. Se trata, también, de una actriz que “apenas” tiene 25 años. Muchos podrían considerar que, con su talento y edad, no batallará en conseguir otra nominaciones y galardones en el futuro.
Cynthia Erivo – Wicked
Después de una larga carrera en el teatro y algunos papeles en la pantalla grande (no todos igual de exitosos), la británica consiguió uno de los personajes más aclamados en 2024: Elphaba. La historia no contada de la bruja verde nos recordó su increíble talento vocal, pero también el rango que tiene para ir de la felicidad al coraje en sólo instantes.
A favor: Una película más que complaciente. La gran mayoría de los que ven Wicked resultan fascinados por su historia y mitología. Por otro lado, la cinta cierra con su interpretación de Defying Gravity, donde entrega todo de sí y crea momentos memorables. Tampoco se ha quedado fuera de las nominaciones más importantes.
En contra: Hay una competencia brutal por parte de Madison y Moore, y si hay una actuación de Wicked que será premiada por la Academia, esa pinta para ser la de Ariana Grande como Glinda. No todo está perdido, pues podría competir el próximo año gracias a Wicked: For Good, y a la canción que coescribió para la película.
Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez
Más de una década atrás disfrutamos de su talento en Nosotros los Nobles, e incluso hace un par de años participó en un programa de cocina mexicano. Hoy, Karla Sofía Gascón llega a la contienda con un premio de Cannes y múltiples marcas en otras ceremonias, pero sobre todo, con una seguridad impresionante. Hay muchas cosas cuestionables en la película donde participa, pero si alguien cumple con lo que se le pide, es ella.
A favor: Una película adorada por la crítica internacional. Si los votantes extranjeros apoyan una actuación, muy probablemente sea esta. Al ser la primera actriz trans nominada a un Óscar, también arrastra consigo una importante narrativa. Su triunfo, por muchas razones, sería un momento histórico.
En contra: Las dudas sobre su rol en la película. Esta lleva el nombre de su personaje como título, pero muchos la consideran una interpretación secundaria y ven a Zoe Saldaña como la verdadera protagonista y es ella quien ha recibido más elogios.
Fernanda Torres – I’m Still Here
Creció en un entorno marcado por el arte. Su madre, Fernanda Montenegro, es considerada una de las actrices brasileñas más importantes de la historia, y ahora es su turno para continuar con el legado. Las buenas críticas a su trabajo y el apoyo de fans y críticos internacionales parecen coincidir en una cosa: “lo que bien se aprende, nunca se olvida”. Es considerada una gran figura en el arte contemporáneo brasileño.
A favor: Una sorpresiva victoria en los Globos de Oro, donde venció a actrices con mayor renombre. Su película, desde entonces, ha debutado con éxito en otros países y ha generado más conversación a su alrededor. Es una carrera muy abierta, y si los votantes internacionales deciden apoyarla, podría repetir la sorpresa. Además, que su película contienda al premio máximo no se debe ignorar.
En contra: Prácticamente todos los premios precursores han ignorado su trabajo. No estuvo presente en los Critics Choice Awards, SAG o BAFTA, y por ello, se puede considerar que la nominación es su verdadero triunfo.
Juan José Cruz. Soy de los que siempre defendió a Robert Pattinson como Batman y puede ver la misma película en el cine hasta 7 veces. ¿Mi gusto culposo? El cine de terror de bajo presupuesto.
ues de anuncios individuales.
Source link
Cine y Tv
en este documental, un hipopótamo narra la crisis ambiental provocada por Pablo Escobar
Desde mediados de la década de los 80, Colombia enfrenta una peculiar crisis ambiental. Resulta que, un día, al conocido narcotraficante Pablo Escobar se le ocurrió que, en su zoológico privado, ubicado dentro de la finca apodada como Casa Nápoles, faltaban ejemplares de una especie: hipopótamos. Así, mandó traer a su tierra, primero desde África y después desde Estados Unidos, a cuatro de estos animales. Lo que él no imaginaba era que dos de ellos escaparían de la finca y se reproducirían, iniciando una sobrepoblación incontrolable.
Hoy ya son más de 170 hipopótamos los que rondan por el territorio colombiano, y la realidad es que su estancia en la región preocupa no sólo por el bienestar de los pobladores de las áreas cercanas al río Magdalena, donde los animales prefieren estar, sino porque no se tienen los recursos necesarios para que vivan ahí. Ante las llamadas a la acción, las autoridades no escuchan. Y los migrantes de cuatro patas y grandes mandíbulas siguen ahí. Ese es su nuevo hogar, aunque no lo hayan elegido.
Si bien la situación no se ha atendido de la debida forma, en 2007 sucedió algo que puso la problemática bajo el foco público, pues un grupo de cazadores asesinó a uno de estos hipopótamos traficados para satisfacer una personalidad estrafalaria. La prensa se encargó de darle un nombre al animal: Pepe.
El cineasta dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias se enteró de esta historia y se puso manos a la obra para trasladarla a la pantalla. El resultado es en partes iguales una sátira del capitalismo y de los absurdos de las excentricidades, además de un ejercicio de estilo que derriba las barreras entre el documental y la ficción. Todo mientras el tenaz Pepe nos narra su travesía mediante voz en off.
En entrevista, el director del documental Pepe nos cuenta cuáles fueron las decisiones que informaron su cinta.
El documental tiene esta escena en la que vemos un letrero de la Casa Nápoles que, de manera muy irónica, dice: “Por favor, no alimentar a los animales. Protejamos a los animales”. Pero creo que, si algo no estaba haciendo Pablo Escobar, al mandar traer estos animales (para su finca), por su excentricidad, es protegerlos. ¿Siempre fue tu intención manejar este tono irónico para retratar otro aspecto del ambientalismo?
Sí, entiendo la pregunta. Yo creo que, como latinoamericanos, nuestras realidades están llenas de ironías y de absurdos. Entonces, creo que mi trabajo, a veces, como realizador, a lo mejor se puede simplificar en decir: hay que ver una situación, una historia, un personaje, digamos, [y preguntarnos] qué emociones o qué figuras literarias o poéticas se construyen desde allí.
Yo creo que hay algo absurdo directamente en el origen de esta historia, porque Pablo Escobar yo creo que sería el primero que marca esa cultura de la excentricidad en los narcotraficantes, que de alguna u otra forma es otra cara del capitalismo puro y duro, y que también ejerce el Estado o sus élites políticas. Creo que el contrabando es el [lado] negativo del poder político económico de nuestros países desde la colonia. Entonces, esas historias de dominaciones son absurdas porque acaparan las vidas de las personas de una forma arbitraria, esa forma arbitraria de dominación.
A veces, nosotros los latinoamericanos hemos aprendido a reírnos sobre eso, pero nuestros ancestros africanos en el Caribe nos enseñaron a reírnos cuando realmente llorábamos. Al cambiar el llanto por la risa, [todo] se complejizaba. Entonces, para mí, por eso el humor es tan importante, porque es una forma de resistencia, de asumir el absurdo de las dominaciones.
Tengo entendido que una parte de la idea para esta película vino cuando tú en 2007 supiste, a través del trabajo de Camilo Restrepo (afamado artista visual colombiano), de un animal que asesinaron en el río Magdalena. Desde que te enteraste de este incidente, ¿qué tanto cambió tu idea para llegar a lo que vemos en pantalla? Y, por otra parte, ¿qué tanto acercamiento tuviste con Camilo para trabajar en esta película?
En realidad, Camilo no trabaja en la película, sino que cuando yo terminé una película que se llama Cocote (2017), terminé muy cansado. Yo siempre quise ir a Colombia. Tenía algunos amigos ahí y en distintas ciudades, y como no tenía el dinero para andar en hoteles y cosas así, me quedaba donde los amigos. Entonces me quedé en la casa de Camilo cuando conocí Medellín. Él tenía una escultura [de Pepe] en su sala y me contó la historia como salió en los periódicos, [o en internet]. Bastaba simplemente buscarlo y salían distintas cuestiones.
Pero cuando él me lo cuenta, tiene un error. Tiene un error biológico en su relato, porque él me dice que cuando un hipopótamo se pelea con el dominador –o sea, con el alfa– y pierde, él debe irse de la manada para encontrar otra. Lo exilian. Y lo que le pasó a este hipopótamo es que se fue exiliado en busca de otra manada sin saber que no existe, porque él no está en el continente africano, está en el continente americano. Pero cuando yo comienzo a investigar, me doy cuenta de que [lo que dijo Camilo] no es verdad, que en realidad los hipopótamos machos, cuando pierden la pelea, se van con una hembra y así es que ellos se expanden en el territorio. Entonces, así se van multiplicando. Eso es una idea completamente diferente. Es el crecimiento de una población desplazada que llega a través de un secuestro, ¿no? Como pasó con migrantes africanos o árabes, con plantas, vacas, burros o caballos.
Ese error biológico fue lo que me despertó. (…) Empecé a pensar en todas esas personas que han muerto en este continente sin saber realmente dónde estaban, por todas estas migraciones y la construcción de este mundo occidental que tenemos, que tiene su base en la colonización del continente americano. Luego ellos se van a expandir al mundo, pero digamos que hay una conquista de la América que va a marcar la pauta de dominación que hoy conocemos.
También te podría interesar: The Last Year of Darkness: Mucho más que vida nocturna
¿Qué te atrae de la docuficción para contar este tipo de historias? ¿Por qué decidiste que tenía que ser una docuficción?
Comencé a estudiar cine formalmente cuando tenía 20 años, aunque ya a los 17 o 18 hacía cortos. Me gané una beca y me fui a estudiar a Buenos Aires porque en Dominicana no había escuela de cine. Para nuestra generación, la docuficción era lo peor que se podía decir porque la docuficción era un modelo mainstream de la televisión norteamericana. Me he dado cuenta de que no participo tanto del mundo del cine. Más bien, cuando hago una película, salgo a los festivales y veo lo que está pasando y todo eso. Pero en mi vida normal, aunque veo un montón de películas, estoy en otro mundo, casi no tengo amigos en el cine, para que tú entiendas.
Entonces, ahora que volví a salir al mundo con esta película, me encontré con que la palabra “docuficción” se había normalizado. Para mí, era un insulto decir que una película era una docuficción porque implicaba una cosa horrible de la televisión norteamericana de los 90 o principios de los 2000. Yo diría que, más que una docuficción –que, por Dios, no quisiera hacer nunca–, lo que realmente estoy haciendo es una ficción. Ante todo, mi película se constituye como una ficción, porque una definición rápida de ficción, digamos, es todo aquello que construye un verosímil en sí mismo, ¿verdad?
Continúa leyendo: Entrevista con el director del documental Pepe
Hay una discusión muy vieja de Godard en la cual todo es ficción y todo es documental al mismo tiempo. Y en todo caso, cuando uno filma algo, la imagen en sí misma guarda esa particularidad. (…) Te voy a poner un ejemplo: una imagen siempre es ficción y siempre es documental porque, cuando estamos filmando a un actor, estamos filmando al personaje de la película, pero también estamos filmando al actor que hace de ese personaje. Otro ejemplo es cómo se da el problema del tiempo en el cine. En el cine se da al mismo tiempo un tiempo que es directo, que es el tiempo de la toma, y también un tiempo que es construido en el montaje. El cine en sí mismo, o la imagen del cine o ese lenguaje al que nosotros llamamos cine, ya es un lenguaje que es un mutante que lleva en sí mismo dualidades, en vez de ser dicotómico. La docuficción lo vuelve dicotómico cuando en realidad hay una dualidad en la imagen en la que uno puede abrazar ese documento que se está pensando y, al mismo tiempo, se está creando una fábula, como en el caso de Pepe.
Otra de las conversaciones que creo que se pueden abrir con tu película es con respecto a las palabras y los idiomas. Me gusta mucho cómo Pepe comienza su viaje hablando en otro idioma, pero cuando ya está en Colombia, en otros pasajes de su vida, nos habla en español. ¿Cómo fue para ti difuminar esas líneas en el idioma?
Mira, yo vengo de un territorio muy oral, ¿no? Del Caribe. Tal vez ya no lo tengo tan marcado porque tengo la mitad de mi vida viviendo fuera, y la verdad es que cuando uno vive fuera, sobre todo en otros países hispanohablantes, uno se adapta una forma en la que nos podemos comunicar. Pero digo, el castellano dominicano es un castellano bastante lejos de la regla. Es algo que, por ejemplo, tú y yo podemos ir a un barrio y, a pesar de que yo te estoy hablando así, yo entiendo perfectamente todo lo que está pasando y tú no vas a entender absolutamente nada.
Entonces, la oralidad en el Caribe es maravillosa, porque la oralidad del Caribe es casi un créole. Es un créole y la invención del humor en el Caribe es la destrucción del lenguaje como nosotros lo conocemos. Es todo lo contrario a Colombia y México, que tienen un castellano bastante cercano a la regla. En el Caribe se destruyen las lenguas coloniales. Por ejemplo, en el Caribe francés directamente hay un créole.
Para mí, la oralidad con la cual yo trabajo es mi inspiración para pensar en el montaje. Cuando pienso en el montaje o en la idea de hacer significación en el montaje, no pienso en reglas narrativas. La oralidad caribeña, loca, disruptora, fuera de las reglas, es más inspiradora para mí que el arco del héroe.
Eso lo tomo de un gran pensador caribeño, para quien la oralidad no se contenta simplemente con describir los paisajes, sino que los construye al mismo tiempo. Por eso quise que Pepe abordara todos esos lenguajes que intervienen en ese hecho histórico. Entonces, él comienza hablando en Bukushu, que es el lenguaje predominante del río Cabango. Luego habla afrikáans. Afrikáans es una creolización del holandés con palabras bantúes. Se le habla afrikáans porque es el idioma que en ese territorio que hoy conocemos como Namibia fue el idioma del opresor y el que realmente colonizó a la mayoría de las tribus ahí. Y evidentemente, habla español o castellano porque llega a una América hispana.
Para mí, Pepe tenía que tener esa esquizofrenia que tiene el ser que, como todos nosotros, somos producto de un proceso de colonización.
Pepe ya está disponible en MUBI.
José Roberto Landaverde Me fascina escribir, escuchar, leer y comentar todo lo relacionado con el cine. Me encanta la música y soy fan de The Beatles, Fleetwood Mac y Paramore. Mis películas favoritas son Rocky y Back to the Future y obvio algún día subiré los “Philly Steps” y conduciré un DeLorean. Fiel creyente de que el cine es la mejor máquina teletransportadora, y también de que en la pantalla grande todos nos podemos ver representados.
ues de anuncios individuales.
Source link
-
Actualidad1 día ago
la NASA ha encontrado moléculas vinculadas a la vida en las muestras de Bennu
-
Musica2 días ago
Cómo José José y ser padre inspiró “Princesa”
-
Curiosidades2 días ago
México enviará carta a Google para que la ‘America Mexicana’ aparezca en Maps
-
Curiosidades1 día ago
Avión de American Airlines choca con helicóptero en Washington
-
Actualidad2 días ago
Qué es High-Flyer, el fondo chino que impulsa DeepSeek y lleva años utilizando la IA para tomar decisiones de inversión
-
Deportes2 días ago
Detienen a 59 ultras del Paris Saint-Germain en Stuttgart
-
Musica2 días ago
Molotov anuncia nueva canción y gira mundial por sus 30 años de trayectoria
-
Curiosidades2 días ago
Clasificados a Octavos de Final, repechaje y eliminados