Musica
Leo Fender y Les Paul: Los hombres que le dieron voz al rock
A lo largo de los años, muchos han sido los músicos que han escrito la historia del rock, guitarristas, bajistas, bateristas, tecladistas y vocalistas, hicieron de este género algo único. Sin embargo, y a veces casi en las sombras hay personas que sin ellos no hubiera sido posible que las bandas y artistas pudieran llegar hasta donde están, y la gran mayoría le debe mucho a dos hombres en particular: Leo Fender y Les Paul.
Quizá los nombres no te suenen tanto, pero ellos movieron los hilos para crear las guitarras (y en el caso del primero, los bajos y hasta amplificadores) que muchos rockeros han utilizado por un montón de tiempo. Literal, ellos crearon el sonido que hasta la fecha mueve a multitudes, aunque su historia muchas veces pasa desapercibida, pero hoy le haremos honor a estos dos grandes hombres.
Una guitarra Gibson Les Paul colgada en una tienda para recordar a Les Paul, su creador/ Foto: Getty
También puedes leer: DETRÁS DE TODO GUITARRISTA HAY UN GRAN INSTRUMENTO: ESTA ES LA HISTORIA DETRÁS DE LAS GUITARRAS MÁS FAMOSAS DEL ROCK
El hombre que revolucionó el rock con sus dotes de electricista
Clarence Leonidas Fender nació el 10 de agosto de 1909 en Anaheim, California. Desde chico se interesó por la música, aprendió a tocar el piano y luego el saxofón, pero nunca se vió tocando en el escenario. Es por eso que decidió dedicarse a su verdadera pasión, la electrónica, pues quedó impresionado cuando uno de sus tíos le mostró un radio que había construido con piezas de repuesto.
Desde entonces y apoyado por su familia, comenzó a reparar radios en una pequeña tienda que tenían sus padres. Para 1928, entró en el Fullerton Junior College como estudiante de contabilidad. Mientras estudiaba, siguió enseñándose a sí mismo electrónica y a manipular otra clase de aparatos electrónicos, aunque nunca tomó un curso referente a esta rama, todo lo hacía por inercia, como si estuviera destinado a hacer eso.
Foto de la fábrica de Fender a mediados de los 50/ Foto: Lou Ponsi
Tras graduarse con honores y aceptar un trabajo como contador en una compañía, en esa época el líder de una banda local se le acercó para preguntarle si podía construir un sistema de bocinas (PA) para que lo pudiera usar en un show de Hollywood. Leo Fender aceptó y construyó un equipo completo para ellos, siendo este su primer trabajo oficial en la música y el que lo guiaría por su verdadero camino.
La vida de plano no quería que Leo tuviera un trabajo de oficina y tras ser despedido en 1934, se mudó a Fullerton, California junto a su esposa. Gracias a un préstamo de 600 dólares (de aquella época) abrió su propio taller de reparación de radios, Fender Radio Service. Pronto, los músicos y los miembros de las bandas comenzaron a acudir a él para que construyera, vendiera y hasta rentara equipo de sonido.
Leo Fender en su taller/ Foto: Richard Smith
La Segunda Guerra Mundial le sirvió para crear su primera guitarra
Debido a un problema en la vista, Leo Fender no fue reclutado para servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, por ese tiempo conoció a Clayton Orr “Doc” Kauffman, un inventor y guitarrista de lap steel que había trabajado para otra marca grande de guitarras: Rickenbacker. Durante todos esos años, construyó y vendió guitarras de este estilo durante casi una década.
Después de platicar largo y tendido con él, Fender le convenció de que debían unirse y fundaron la K&F Manufacturing Corporation, para diseñar y construir guitarras hawaianas y amplificadores. En 1944, Fender y Kauffman crearon una lap steel con una pastilla eléctrica que Fender había construido años antes y hasta había patentado.
Guitarra lap steel creada por la marca Rickebacker/ Foto: Getty
En 1945, comenzaron a vender la lap steel en un kit con un amplificador diseñado por ellos mismos. Un año más tarde, “Doc” se retiró de K&F y Fender se quedó con la compañía, la rebautizó como Fender Manufacturing” y más tarde sería conocida como”Fender Electric Instrument Co.”. A partir de ahí, se dedicó en cuerpo y alma a la construcción de instrumentos de cuerda, que más tarde lo convertirían en un emblema del rock.
Al final de la guerra, las Big Bands dejaron de estar de moda y en ese momento surgieron en Estados Unidos un montón de grupos de diferentes géneros, como boogie-woogie, rhythm and blues, swing occidental y honky-tonk. A pesar de que todos tocaban cosas sumamente distintas, algo en común los unía: todos habían decidido utilizar guitarras eléctricas porque le daba el sonido de varios músicos a uno sólo.
La orquesta de Glenn Miller en 1940/ Foto: Getty
El hombre que creó la guitarra de cuerpo sólido comercial
Los guitarristas de aquel entonces utilizaban guitarras semihuecas que tenían aberturas de resonancia, lo cual generaba una retroalimentación de sonido que no le gustaba escuchar a nadie, pues lastimaba los oídos. Además, los músicos tenían la necesidad de tener instrumentos más fuertes, más baratos y más duraderos, algo que en ese momento, casi nadie ofrecía.
Por aquellos años y aunque seguían siendo una novedad, ya existían algunas guitarras eléctricas de cuerpo sólido, como la Rickebacker española, la guitarra Bigsby Travis hecha por Paul Bigsby para Merle Travis y hasta el prototipo de ‘The Log’ que después materializaría Les Paul con el modelo que creó para Gibson (pero más tarde hablaremos de él). Sin embargo, Leo Fender tenía en mente un instrumento que le cambiaría por completo al rock.
El músico Tommy Steele usando una guitarra semihueca/ Foto: Getty
Este hombre tenía la idea de crear una guitarra eléctrica que fuera fácil de sostener, afinar y tocar, y sobre todo, que no hiciera ese sonido que venía de la retroalimentación. Para 1948, Fender terminó el prototipo de una guitarra eléctrica de cuerpo sólido delgado (algo que muchos estaban pidiendo), y fue lanzada por primera vez al mercado en 1950 como la Fender Esquire, con un cuerpo sólido y tan sólo una pastilla.
Poco a poco, se fue ganando fama y un año más tarde lanzaría un modelo con dos pastillas llamada Broadcaster. Después de un problema legal con la marca Gretsch porque tenían una batería con el mismo nombre, Leo Fender la rebautizó como Telecaster y de inmediato se convirtió en la guitarra más usada entre varios músicos de los Estados Unidos, y uno de los más populares de la historia.
Bruce Springsteen tocando una Fender Telecaster/ Foto: Getty
El nacimiento de la Stratocaster
Para 1953, la Fender Telecaster era todo un éxito, los músicos de un montón de géneros la utilizaban para dar sus presentaciones y grabar en el estudio. Sin embargo, no todos estaban contentos con eso y en lugar de actualizar este modelo, el buen Leo decidió basándose en los comentarios de sus clientes, que era el momento de diseñar una guitarra de cuerpo sólido casi de lujo que cumpliera con todas sus expectativas.
El guitarrista de swing, Bill Carson fue uno de los principales críticos de la Telecaster, afirmando que el nuevo diseño debería tener más pastillas y sobre todo, un cuerpo mucho más cómodo a la hora de tocar. Leo Fender se puso las pilas y al final entregó un modelo que quizá es el más icónico en la historia del rock, la Stratocaster, la cual fue un invento que revolucionó por completo la música.
Jimi Hendrix tocando su icónica Fender Stratocaster blanca/ Foto: Getty
Los ídolos del rock que se han colgado una guitarra Fender
Gracias a su sonido tan versátil (porque les permitía tener diferentes opciones de tono) y a su apariencia, la Stratocaster se convirtió en el modelo más copiado en la historia del rock, y las guitarras que creó Leo Fender las han utilizado infinidad de músicos de rock, metal, punk, funk y más.
Además, músicos de la talla de Jimi Hendrix, David Gilmour, Eric Clapton, John Frusciante, Keith Richards, Bruce Springsteen, Kurt Cobain, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan e Yngwie Malmsteen solo por mencionar algunos, han tenido en sus manos alguna de las guitarras creadas por Leo Fender, aunque las favoritas de la gran mayoría siempre son estas, las Stratocaster y Telecaster.

Gracias a Fender tenemos los bajos eléctricos modernos
Aunque las guitarras se le daban y muy bien, no eran lo único que le interesaban a Leo Fender. Durante este tiempo, también escuchó los problemas de los músicos que tocaban contrabajo acústico, que no podían competir en volumen con sus demás compañeros. Por si esto fuera poco, los contrabajos también eran grandes, voluminosos y difíciles de transportar.
A pesar de que ya había algunos bajos con pastillas, Leo decidió ir más allá para crear un instrumento único. Pensando en todos ellos, en 1951 Fender lanzó al mercado un invento revolucionario, el Precision Bass, el cual era un bajo eléctrico pequeño y portátil, pero sobre todo, le daba el mismo sonido que un guitarrista gracias a un amplificador que él mismo construyó, el Bassman.
John Entwistle de The Who tocando un Fender Precision Bass/ Foto: Getty
Con el paso de los años, este bajo tuvo algunas modificaciones en cuanto al cuerpo y la electrónica, aunque no cambiaba en nada el objetivo por el que fue creado. El Precision Bass de Leo Fender se convirtió en un verdadero éxito para todos aquellos precursores del rock que dejaron sus viejos y pesados contrabajos para pasarse a esta nueva maravilla.
Años después, Fender lanzó el Jazz Bass, un bajo más elegante y actualizado que sin duda fue el favorito de muchos por la combinación de tonos que salían de él. Bajistas como Jaco Pastorious, Flea, Sting, Steve Harris, Geddy Lee, Roger Waters, Adam Clayton y más encontraron en estos instrumentos su sonido característico. Sin duda, le debemos y mucho al gran Leo Fender.
Jaco Pastorious tocando su icónico Fender Jazz Bass/ Foto: Getty
Les Paul: El hombre que se volvió famoso por una guitarra
Por su parte, la historia de Les Paul también tuvo un montón de sube y bajas, que sin quererlo quizá lo convirtieron en un verdadero ícono del rock y de la música en general. Lester William Polsfuss nació el 9 de junio de 1915 en Waukesha, Wisconsin, en un hogar donde todo el tiempo estuvo rodeado de instrumentos musicales, pues su madre era maestra de piano, aunque le recomendó a su hijo no dedicarse a la música.
Afortunadamente hizo caso omiso, pues aprendió a tocar la armónica, el banjo y la guitarra con gran habilidad. Para los 13 años, Les Paul ya era semiprofesional como guitarrista de música country, y se estaba haciendo de un nombre dentro de la escena musical de Wisconsin. No fue hasta la década de los 30 cuando comenzó a trabajar en la radio, siendo músico de acompañamiento para algunos artistas.
Les Paul en su juventud/ Foto: Getty
Poco a poco se fue ganando el reconocimiento de los músicos, pues en ese entonces ya había grabado algunos discos de blues y jazz. Sin embargo, había algo que no le encantaba de todo, su instrumento, pues en aquel entonces el músico era aficionado de las guitarras Gibson y Epiphone, y aunque le encantaba cómo se escuchaban, tenían un problema que también Leo Fender había descubierto, el feedback o retroalimentación de sonido.
Es por eso que Les Paul comenzó a trabajar en un prototipo que sería parteaguas para el rock. Cansado de este sonido molesto, se puso a experimentar con los instrumentos que tenía a la mano para crear una de las primeras guitarras de cuerpo sólido en el mercado. A su invento le puso The Log (porque parecía un tronco) y era básicamente un bloque macizo de madera de pino, con un puente, dos pastillas y un mástil Gibson.
Este fue el primer prototipo que Les Paul llamó ‘The Log’/ Foto: Getty
Su invento no resultó como él esperaba
Para 1948 y como mencionamos antees, Leo Fender presentó la Broadcaster (que más tarde se convertiría en la Telecaster). Pero un año después, Paul A. Bigsby construyó una guitarra eléctrica de cuerpo sólido a medida para Les Paul, la cual mantuvo en secreto porque quería presentarle su invento a Gibson. Lamentablemente, los ejecutivos lo mandaron muy lejos porque su guitarra distaba mucho de lucir estética.
Sin embargo, y al ver la popularidad de Fender con su instrumento, se tragaron sus palabras y accedieron a patrocinar el extraño prototipo del músico. Ted McCarty fue el diseñador principal de la guitarra que más tarde se llamó Gibson Les Paul, y llegó a un acuerdo promocional y financiero con él para pagarle regalías sobre la venta. Paul hizo sugerencias de diseño muy mínimos, pues prácticamente la idea estaba completa.
Les Paul cantándole a su esposa y cantante, Mary Ford con la guitarra que lleva su nombre/ Foto: Getty
La guitarra salió a la venta en 1952 y así como las demás fue un éxito, pero Les Paul no estaba satisfecho con el instrumento, pues según él había problemas con el cuerpo y el mástil. A todo esto hay que sumarle que las cosas a nivel personal tampoco le estaban saliendo bien, pues en aquel año comenzó a divorciarse de su esposa, Mary Ford, lo que lo llevó a poner fin a su aprobación y al uso de su nombre para las guitarras de Gibson.
No fue hasta 1966 que el pleito marital terminó y Les Paul se acercó de nuevo a la popular marca de guitarras para volver a trabajar juntos, aunque su invento se había popularizado y los rockeros ya habían utilizado el instrumento que llevaba su nombre para crear algunas de las mejores canciones de la historia.
Keith Richards de los Rolling Stones tocando una Gibson Les Paul/ Foto: Getty
Cualquier rockero que se respete se ha colgado una Les Paul
Con el paso de los años, Les Paul siguió mejorando ese invento loco, aunque con mínimas modificaciones que casi siempre son meramente estéticas. Sin quererlo, creo el estándar de la guitarra para el rock, pues grandes leyendas del género se han colgado uno de estos instrumentos, como Jimmy Page, Slash, Eric Clapton, Pete Townshed, Billie Joe Armstrong, Joe Bonamassa, Robert Fripp, Mark Knopfler y más.
Así como Leo Fender, a Les Paul le debemos muchas cosas. Para empezar, fue un maestro en las técnicas de grabación, pues fue el pionero de las pistas multitrack. Sin embargo, su principal aportación en la música fue haber persistido hasta crear una de las guitarras más emblemáticas en la historia. Si algo nos queda claro con todo esto es que sin ellos, el rock no hubiera tenido una voz, un sonido.
Jimmy Page tocando su Gibson Les Paul/ Foto: Getty
La entrada Leo Fender y Les Paul: Los hombres que le dieron voz al rock se publicó primero en Sopitas.com.
ues de anuncios individuales.Musica
Conciertos: Un aniversario en cuerdas
La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba abrirá su Temporada 2026 con un concierto concebido como homenaje al músico jalisciense que le da nombre, a 50 años de su fallecimiento. Más que un acto conmemorativo, la presentación propone una revisión puntual de su obra y una declaración de principios: iniciar el año regresando al origen, al repertorio que define la identidad de la agrupación.
El concierto se realizará el sábado 17 de enero, a las 19:30 horas, en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Los boletos están disponibles en la taquilla y en el sitio web del recinto, con un descuento del 20% para estudiantes, docentes, adultos mayores, egresados y trabajadores de la Universidad de Guadalajara, válido únicamente en la taquilla.
Bajo la dirección de René Nuño, la orquesta interpretará un programa centrado en la producción de Higinio Ruvalcaba Romero, con obras que permiten recorrer distintas etapas, formatos y aproximaciones de su escritura musical. El repertorio incluye el “Berceuse” para violín y orquesta de cuerdas, dos piezas para violín y piano y el Cuarteto de cuerdas núm. 2, presentado en versión para orquesta de cuerdas.
A estas piezas se suman dos cuartetos -uno en su forma original y otro adaptado para conjunto de cuerdas- y tres obras para violín y piano, configurando una escucha amplia que da cuenta tanto de su trabajo camerístico como de su relación con el violín como instrumento central de su lenguaje musical.
La selección no busca un recorrido cronológico estricto, sino mostrar la diversidad de enfoques compositivos de Ruvalcaba y su diálogo con la tradición de la música de cámara. Al mismo tiempo, el concierto establece un vínculo directo entre el repertorio y la razón de ser de la orquesta, fundada en 2007 con una vocación clara hacia la difusión de este tipo de obras.
Desde su creación, la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba ha asumido su nombre como una referencia constante al legado del compositor nacido en Yahualica, Jalisco, y como una línea de trabajo orientada a la formación de públicos, la interpretación camerística y la presencia del repertorio mexicano en los escenarios contemporáneos.
El músico detrás del nombre
Higinio Ruvalcaba Romero nació el 11 de enero de 1905 en Yahualica de González Gallo, Jalisco. Hijo de un integrante de la banda de música del pueblo, tuvo un contacto temprano con el violín y comenzó a tocarlo a los cuatro años. Su debut público ocurrió a los cinco años en el Teatro Degollado de Guadalajara y, a los diez, ofreció su primer recital como solista.
Ante la falta de opciones formativas en Jalisco, en 1922 se trasladó a la Ciudad de México para ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió con el violinista español Mario Mateo entre 1922 y 1925. A partir de ahí, su desarrollo profesional se consolidó tanto en el ámbito orquestal como en el camerístico.
En 1928 se integró a la Orquesta Sinfónica Nacional y, en 1931, obtuvo el primer premio como solista del Concierto de Wieniawski con esa agrupación. Cuatro años más tarde fue nombrado concertino de la Sinfónica Nacional, cargo que ocupó hasta 1940. También formó parte de la Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección de Eric Kleiber.
Una parte fundamental de su carrera se desarrolló fuera del país. Tras la muerte de Jano Léner en 1959, los integrantes del Cuarteto Léner lo invitaron a ocupar el puesto de primer violín. Con una trayectoria internacional consolidada, el ensamble quedó integrado por Ruvalcaba como violín primero, José Smilovitz como violín segundo, Herbert Froelich en la viola e Irme Hartmann en el violonchelo. Con esta agrupación, Ruvalcaba mantuvo una intensa actividad internacional durante más de dos décadas.
Paralelamente a su labor como intérprete, desarrolló una producción compositiva amplia y diversa. Su catálogo incluye 22 cuartetos de cuerda, un quinteto, miniaturas para cuarteto, conciertos para violín y orquesta, tríos de cuerda y numerosas piezas para violín y piano. Realizó además transcripciones para violín y piano de los 24 caprichos de Paganini y compuso canciones populares de carácter romántico, como Chapultepec, Juventud, Mi primer amor y Felicidad, entre otras.
Higinio Ruvalcaba falleció el 15 de enero de 1976 en el entonces Distrito Federal. Ese mismo día se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, como reconocimiento a una trayectoria que abarcó la interpretación, la docencia y la composición. Cincuenta años después, su música vuelve a ocupar el centro del escenario, esta vez como punto de partida para una nueva temporada.
CT
ues de anuncios individuales.
Source link
Musica
Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 12 al 18 de enero
Guadalajara se prepara para dejar atrás, de una vez por todas, la temporada de fiestas y retomar el catálogo regular de propuestas y actividades que dan vida a la ciudad. Con el inicio del año, la capital de Jalisco vuelve a latir al ritmo de su agenda cultural, lista para recibir a locales y visitantes con experiencias que invitan a salir, convivir y disfrutar.
Una de las expresiones más destacables de la Perla Tapatía, sin duda, son los conciertos, que regresan con fuerza y prometen llenar de música cada rincón durante la semana.
Te puede interesar: Los éxitos que posicionaron a Yeison Jiménez como un artista reconocido
Con una vibra electrizante y un público siempre entregado, Guadalajara se consolida nuevamente como uno de los escenarios donde el arte y la música se fusionan para crear recuerdos inolvidables, acompañados de melodías entrañables y canciones que marcan momentos especiales.
Gracias a esta magia, promotoras, artistas y bandas de distintas partes del mundo eligen a la ciudad y a sus recintos como punto de encuentro con su público. Esta semana no será la excepción, ya que Guadalajara recibirá propuestas musicales pensadas para ofrecer noches de entretenimiento y buena música, ideales para distintos gustos y generaciones.
Cartelera de conciertos en Guadalajara
Entre los eventos que destacan se encuentra la presentación de Tresseises, que llegará el próximo 17 de enero de 2026 al Teatro Diana, con un espectáculo programado para las 22:30 horas. Con un costo de 280 pesos, este concierto promete una noche cargada de energía, ideal para quienes buscan cerrar la semana con un plan nocturno diferente.

Para los amantes de la música clásica, la ciudad también ofrecerá una experiencia imperdible con la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, que se llevará a cabo el 18 de enero de 2026 en el Teatro Galerías, a las 19:00 horas. Con boletos que van de los 600 a los 950 pesos, este concierto se perfila como una opción perfecta para disfrutar de una velada elegante y profundamente emotiva.

También puedes leer: Leonardo DiCaprio reaccionó a incómoda broma en los Globos de Oro
La llamada Ciudad de las Rosas inicia el año reafirmando su papel como un referente cultural en el occidente del país. Ya sea a través de propuestas contemporáneas o de obras clásicas que han trascendido el tiempo, la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos, invitando a su público a reconectar con la música, salir de la rutina y seguir construyendo experiencias memorables al ritmo de cada nota.
* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
XP
ues de anuncios individuales.
Source link
Musica
Yeison Jiménez: Los éxitos que lo posicionaron como un artista reconocido
El mundo del entretenimiento nacional se vio sacudido tras conocerse la muerte de Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular. El cantante perdió la vida en la tarde del sábado 10 de enero de 2026, luego de un accidente aéreo registrado entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.
De acuerdo con la información disponible, el artista viajaba en una aeronave con matrícula N325FA, junto a seis personas más, entre ellas integrantes de su equipo de trabajo y el piloto. El vuelo tenía como destino la ciudad de Medellín cuando ocurrió el siniestro, que generó una fuerte reacción de consternación tanto en el ámbito musical como entre sus seguidores.
LEE: Las celebridades eligen Jalisco para vacacionar
Un recorrido construido desde abajo
Nacido en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez inició su camino artístico en Bogotá, donde durante cerca de cinco años trabajó en plazas de mercado mientras buscaba abrirse espacio en la música popular. En paralelo, participó en concursos de canto a nivel local y, con tan solo 13 años, comenzó a escribir sus propias canciones, dando forma a un proyecto musical que con el tiempo alcanzaría proyección internacional.
El impulso definitivo de su carrera llegó tras la grabación de sus primeros cinco sencillos, los cuales facilitaron su ingreso a la industria. En 2013 presentó su primer lanzamiento oficial como solista con el tema “Te deseo lo mejor”, incluido en el álbum Con El Corazón – Volumen 1, marcando un punto de partida clave en su consolidación artística.
Éxito internacional
A partir de ese momento, Jiménez se mantuvo de forma constante en los primeros lugares de reproducción, no solo como intérprete, sino también como compositor para otros artistas del género. Su música cruzó fronteras y lo llevó a presentarse en escenarios de países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y México, nación donde su propuesta tuvo una amplia aceptación.
Uno de los hitos más relevantes de su trayectoria fue su presentación en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, convirtiéndose en el primer artista colombiano de música popular en ofrecer un concierto en solitario ante más de 40 mil personas.
Con más de 15 años de carrera, su repertorio se convirtió en acompañante habitual de celebraciones y momentos personales para distintas generaciones. Entre sus canciones más reconocidas figuran “Qué día es hoy, El Aventurero, El Desmadre, Vete, Me sacaron del Tenampa y Ya no mi amor”, temas que tuvieron amplia difusión en emisoras, plataformas digitales y presentaciones en vivo.
LEE: Adam Sandler promete “hacer más de 20 películas buenas antes de morir”
Últimos trabajos
Su producción musical incluyó los álbumes: Con el corazón (2015), Todo de mí (Vol. 4) (2017), Aventurero (2018), Mi promesa (Con el corazón) (2019), Quinto elemento (Deluxe) (2021), De farra con Yeison Jiménez (En vivo) (2022), En escena, Vol. 1 (En vivo) (2023) y Hasta la madre (2023).
Su trabajo más reciente fue Pedazos (2025), disco que incluyó sencillos como “Se Acabó” y una colaboración con la cantante española Natalia Jiménez en el tema que da nombre al álbum.
A lo largo de su carrera, Yeison Jiménez fue considerado en distintas premiaciones del sector musical. Recibió nominaciones en los Premios Nuestra Tierra en categorías como Artista Popular del Año y Canción del Año, además de figurar en listados de reconocimientos internacionales como Premios Juventud y Premios Lo Nuestro.
De manera paralela a su labor musical, participó en televisión como jurado del programa Yo Me Llamo de Caracol Televisión, donde evaluó a imitadores de artistas reconocidos, ampliando así su alcance mediático y conectando con públicos más allá del circuito tradicional de la música popular.
La vida y obra de Yeison Jiménez reflejan el crecimiento de la música popular colombiana, que pasó de escenarios regionales y espacios informales a ocupar un lugar destacado en grandes tarimas y mercados internacionales.
BB
ues de anuncios individuales.
Source link
-
Actualidad2 días agoobligar a Estados Unidos a salir de su zona de confort
-
Musica2 días ago¿Quién era Yeison Jiménez, el artista fallecido en un accidente aéreo?
-
Actualidad2 días agoDespiden en redes al cantante Yeison Jiménez, fallecido en accidente aéreo en Colombia; decretan tres días de luto
-
Actualidad1 día agoLa red eléctrica de EEUU no soporta tantos centros de datos así que han tenido una idea: desconectarlos para evitar apagones
-
Tecnologia2 días agoel televisor OLED más delgado del mundo
-
Musica8 horas agoConciertos: Un aniversario en cuerdas
-
Actualidad2 días agoGlobos de Oro: Rose Byrne y Timothée Chalamet son los mejores actores de comedia o musical
-
Actualidad12 horas agoinvertir una millonada en una infraestructura echada a perder durante décadas
