Escrito en ENTRETENIMIENTO el
Actualidad
La escena más sangrienta de la historia del cine dejó en shock a su protagonista. 50 años después sabemos que era real
Contaba Stephen King que, para él, su Carrie era como un cerdo llevado al matadero, y que la sangre del animal reforzaba la metáfora anticipando la masacre que vendría después. De ahí que cuando la novela se convirtió en película, la escena más reconocible fuera la más visceral, orgánica y desagradable de todas. Un instante gore que se convirtió en historia del celuloide.
La sangre que cambió el terror. La leyenda de Carrie (la película) nace en el instante en que una mezcla espesa de jarabe de maíz y colorante rojo cae sobre la actriz Sissy Spacek, un momento que ha trascendido al propio cine de terror para convertirse en un icono cultural. La construcción de la escena (la coronación interrumpida por el estallido de humillación y furia) concentra la esencia de una película que convirtió lo artificial en algo emocionalmente real.
El jarabe Karo, heredero de décadas de experimentación cinematográfica con sangre falsa, adquirió aquí un significado inesperado al convertirse en el detonante visual y psicológico de la transformación de Carrie White.
Aniversario. Ahora que se han cumplido 50 años del filme original, Spacek ha recordado que aquella sustancia “cálida como una manta” en los primeros segundos se convirtió pronto en una experiencia agotadora, pegajosa y repetitiva, obligándola incluso a dormir con el traje ensangrentado para no tener que reproducir la aplicación del maquillaje.
Pero precisamente esa entrega física, con su presencia casi inmóvil y trágica bajo el peso del líquido espeso, es lo que otorgó al plano esa suerte de cualidad mítica: la frontera entre el artificio y la emoción se borra, dejando solo la mirada fija de una adolescente rota que siente, por primera vez, que el mundo entero se ríe de ella.
El rodaje infernal de una escena. Contaba el Independent hace unos años que la secuencia del baile de graduación requirió una precisión casi quirúrgica. Aunque el resto de la escena necesitó más de treinta tomas, el momento exacto del vertido de sangre solo podía filmarse una o dos veces por la imposibilidad de limpiar y recomponer el set. Spacek aceptó incluso que fuera su propio marido quien accionara el mecanismo del cubo para asegurarse de que la caída fuera perfecta, a sabiendas de que su interpretación dependería de cómo recibiera ese golpe de viscosidad roja.
La sangre falsa era un enemigo físico pero también un elemento dramático del que el relato dependía por completo: su textura, brillo, el modo en que se adhería al cuerpo de la actriz y empapaba su vestido, todo contribuía a dar la impresión de que algo irreversible había ocurrido. De hecho, muchas de las escenas que vimos acabaron siendo muy reales: un escenario que acabó ardiendo sin querer, un equipo evacuado mientras el director pedía seguir rodando y heridas como la perforación del tímpano de una actriz durante la embestida de la manguera lanzada telequinéticamente por Carrie. Lo que debía ser una coreografía milimétrica se convirtió en una experiencia casi ritual, en la que el fuego, la destrucción y el caos generalizado parecían responder a la lógica interna de la propia película.


El mito inesperado. Pese a las dudas iniciales, el rechazo de críticos que la consideraban un espectáculo sensacionalista y el hecho de que incluso el nombre de Stephen King apareciera mal escrito en los primeros avances, Carrie acabó transformándose en un fenómeno. Su mezcla de estilización operística, humor negro, crueldad adolescente y violencia simbólica conectó con un público mucho más amplio de lo esperado, inaugurando un tipo de cine de terror juvenil que sigue vivo varias generaciones después.
Para King, un profesor de pueblo que había arrojado las primeras páginas al cubo de la basura antes de ser rescatadas por su esposa, la película supuso el inicio de una carrera hiperbólica. Para el director Brian De Palma, fue la consolidación definitiva de su estilo barroco, obsesionado con la mirada, la manipulación visual y el exceso expresivo.
Un papel único. Por supuesto, para Sissy Spacek el trabajo significó una nominación al Óscar y un reconocimiento duradero por una interpretación que combinó vulnerabilidad absoluta y rabia desatada. A título personal, diría que ninguno de los posteriores remakes, reinterpretaciones y adaptaciones logró capturar esa mezcla de inocencia, maldad y tragedia contenida que el original convirtió en su sello.
La vigencia de un relato. Lo cierto es que con el paso de las décadas, Carrie no ha perdido fuerza. Muy al contrario, su lectura contemporánea resuena en un mundo donde la violencia escolar, la humillación pública y la sensación de aislamiento juvenil forman parte del imaginario colectivo. La película habla de la crueldad ritualizada de la adolescencia, de la vulnerabilidad ante los cambios del cuerpo y de un sentimiento universal de desajuste que Spacek describía hace unos días en la CNN como ese “adolescente herido que todos llevamos dentro”.
La combinación entre el realismo emocional y el tono de cuento oscuro, casi bíblico en algunos pasajes, convierte la historia en algo más que un ejercicio de terror. La presencia de una madre fanática, la brutalidad de los compañeros y la incapacidad de la propia Carrie para entender lo que le ocurre permiten que el relato oscile entre el melodrama, la parábola religiosa y la tragedia griega. Las referencias visuales, el uso del color y la estilización del clímax final consolidan un imaginario que sigue definiendo cómo se filma el horror psicológico en la adolescencia.
El peso del artificio. Cinco décadas después, el recuerdo que Spacek conserva del rodaje es contradictorio: la dureza física del proceso, el cansancio de llevar capas endurecidas de jarabe de maíz, la incomodidad extrema de las largas jornadas y, al mismo tiempo, el privilegio de haber trabajado en un proyecto donde cada miembro del equipo estaba entregado a algo que no sabían que iba a trascender.
Esa mezcla de sufrimiento técnico y creatividad sin filtros explica por qué la escena de la sangre se ha convertido en un símbolo inmutable del cine de terror. Lo que empezó como una necesidad práctica (crear sangre barata, realista y manejable) acabó dejando una huella imborrable sobre cómo se representa la violencia emocional en pantalla.
Quizás por ello, Carrie permanece como un estudio de lo más certero sobre la fragilidad, la rabia reprimida y el poder devastador de la humillación, pero también como la demostración de que incluso una sustancia pegajosa y artificial puede, en manos de un equipo inspirado, convertirse en el catalizador de una de las imágenes más poderosas jamás filmadas.
Imagen | United Artists
En Xataka | James Bond está literalmente muerto. Y al parecer eso es un problema para su próxima película
ues de anuncios individuales.
Source link
Actualidad
“Cumbres Borrascosas” debuta en primer lugar de la taquilla mundial en fin de semana de San Valentín
AP.- La audaz reinterpretación de “Wuthering Heights” (“Cumbres borrascosas”), de Emerald Fennell, llevó a multitudes a los cines este fin de semana de San Valentín. El estreno de Warner Bros. encabezó las taquillas y se quedó con el título del mayor debut del año, con 34,8 millones de dólares en ventas de entradas en sus primeros tres días en salas de Norteamérica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.
De acuerdo con encuestas de PostTrak, se calcula que el 76% de quienes compraron boletos fueron mujeres. Para cuando termine el feriado largo por el Día de los Presidentes en Estados Unidos el lunes, el total podría subir a 40 millones de dólares en sus tres nmil 682 salas.
El drama romántico, protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi como la desdichada pareja Catherine y Heathcliff, se impuso a los otros estrenos del fin de semana, entre ellos la animada “GOAT” y el thriller de atracos “Crime 101”. Su día más fuerte fue el Día de San Valentín, el sábado, cuando recaudó 14 millones de dólares. “Wuthering Heights” va aún mejor a nivel internacional, donde espera embolsarse 42 millones de dólares adicionales en 76 territorios.
La producción de Warner Bros./MRC costó, según se informó, 80 millones de dólares, sin contar los millones gastados en marketing y promoción. Si los totales de cuatro días coinciden con las estimaciones, eso supone un sólido debut global de 82 millones de dólares. Y la película aún tiene varios grandes estrenos por delante: en Japón y Vietnam el 27 de febrero, y en China el 13 de marzo.
El éxito llega mientras el futuro de Warner Bros. pende de un hilo, ya que Paramount sigue mejorando su oferta de adquisición hostil con la esperanza de imponerse a Netflix.“Wuthering Heights” es el noveno estreno consecutivo del estudio en el puesto número 1.
Por su parte, “GOAT”, un estreno animado de Sony producido por la estrella del baloncesto Stephen Curry, quedó en segundo lugar con una recaudación estimada de 26 millones de dólares en tres mil 863 salas. Se proyecta que sume otros seis millones el lunes, lo que llevaría su total de cuatro días a 32 millones de dólares, el mayor debut animado desde “Elemental” en 2023. También obtuvo 15.6 millones de dólares a nivel internacional, elevando su total global a 47.6 millones.
La película para toda la familia fue el único estreno del fin de semana que obtuvo una A en CinemaScore. Sony Pictures Animation también estuvo detrás de “KPop Demon Hunters”.
En tercer lugar, “Crime 101” recaudó un estimado de 15,1 millones de dólares en sus primeros tres días. Amazon MGM Studios estrenó el thriller ambientado en Los Ángeles, encabezado por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, en 3.161 salas. Se espera que alcance alrededor de 17.8 millones de dólares para el final del lunes, pero a la película aún le falta mucho para siquiera igualar su presupuesto de producción, que según se informó superó los 90 millones de dólares. El público, que fue 56% masculino, también le dio a “Crime 101” una B en CinemaScore.
The Walt Disney Studios también celebró un hito este fin de semana, al convertirse en el primer estudio en superar los mil millones de dólares en la taquilla global en 2026, impulsado casi por completo por “Avatar: Fire and Ash”, aunque también ayudado por el éxito sostenido de “Zootopia 2”, que se mantiene en el top 10 tras doce fines de semana en cartelera.
El fin de semana cayó de forma significativa frente al mismo fin de semana del año pasado, cuando se estrenó “Captain America: Brave New World”, pero el ritmo empieza a repuntar y los cines tienen en el horizonte “Scream 7” y “Project Hail Mary”.
A continuación, la lista de las películas más taquilleras en los cines de norteamérica, según Comscore:
1. “Wuthering Heights”, 34.8 millones de dólares.
2. “GOAT”, 26 millones
3. “Crime 101”, 15.1 millones
4. “Send Help”, 9 millones
5. “Solo Mio”, 6.4 millones
6. “Zootopia 2”, 3.8 millones
7. “Good Luck, Have Fun, Don’t Die”, 3.6 millones
8. “Avatar: Fire and Ash”, 3.3 millones
9. “Iron Lung”, 3.1 millones
10. “Dracula”, 3 millones de dólares
ues de anuncios individuales.
Source link
Actualidad
China llevó robots humanoides al mayor espectáculo televisivo del país: los hizo practicar kung-fu con precisión milimétrica
Cada año, cientos de millones de personas en China se sientan frente al televisor para ver la Gala de la Fiesta de la Primavera, reconocida por el Libro Guinness de los récords como el programa anual más visto del planeta. No es solo un espectáculo de música y danza, sino también un escaparate donde el país decide qué imagen quiere proyectar de sí mismo. En ese escenario de máxima visibilidad, la presencia de robots humanoides deja de ser una simple curiosidad tecnológica y pasa a funcionar como una declaración pública sobre el lugar que ocupa la innovación en el relato nacional. Lo que ocurrió allí no fue solo un número artístico, sino una pista clara de hacia dónde mira el gigante asiático cuando piensa en su futuro tecnológico.
Kung fu, coreografía y coordinación. Para presentar a sus robots ante millones de espectadores, los organizadores recurrieron a un símbolo profundamente reconocible: las artes marciales. En la transmisión de CCTV disponible en YouTube podemos ver a robots usando armas tradicionales como espadas y nunchakus, así como haciendo crobacias y saltos desde trampolines, siempre en secuencias compartidas con intérpretes humanos. La elección del kung fu aportaba algo más que espectacularidad visual, también puede interpretarse como una forma cercana de leer el avance tecnológico dentro de una tradición conocida por el público.
La magnitud del evento. La Gala de la Fiesta de la Primavera se emite desde 1983 y forma parte inseparable de la celebración del Año Nuevo en cientos de millones de hogares. Reuters la describe además como un evento comparable, por escala mediática, al Super Bowl estadounidense, capaz de concentrar cultura popular, mensaje político y ambición industrial en una sola noche. Lo que aparece en ese escenario entretiene y, al mismo tiempo, proyecta un mensaje y señala prioridades.

Una pasarela para la industria. Detrás de la puesta en escena había nombres concretos y una estrategia visible. En la gala participaron empresas conocidas en occidente como Unitree, pero otras menos conocidas como MagicLab, Galbot y Noetix. El precedente inmediato ayuda a entender el momento: la actuación de robots de Unitree en la edición anterior se volvió viral y, en cierto modo, acercó esta tecnología al gran público. Por lo que resulta razonable la idea de volver a apostar por un espectáculo similar.

Del escenario a la fábrica. La exhibición pública de estos sistemas encaja con una línea de política industrial que sitúa la robótica y la IA en el centro de la próxima etapa manufacturera china. En los últimos años hemos visto cómo el gigante asiático ha apostado fuertemente por este sector. Según Omdia, China concentró alrededor del 90% de los cerca de 13.000 robots humanoides enviados a nivel mundial el año pasado, una métrica de envíos globales que no pasa desapercibida. Morgan Stanley proyecta además que las ventas chinas podrían superar las 28.000 unidades este año, lo que apuntaría a una fase de expansión notable.
Al final, lo que se vio en ese escenario iba más allá de una coreografía bien ejecutada. Detrás de cada movimiento aparecía una narrativa de país que combina ambición tecnológica, política industrial y proyección cultural en una misma imagen televisiva. La pregunta ya no es si estos robots pueden actuar ante millones de personas, sino cuánto crecerá su presencia en los próximos años y en qué espacios de la vida cotidiana terminarán integrándose. Por ahora, su presencia masiva está destinada a este tipo de espectáculos.
Imágenes | CCTV
(function()
window._JS_MODULES = window._JS_MODULES )();
–
La noticia
China llevó robots humanoides al mayor espectáculo televisivo del país: los hizo practicar kung-fu con precisión milimétrica
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Javier Marquez
.
ues de anuncios individuales.
Source link
Actualidad
Fallece a sus 95 años el actor Robert Duvall, el consejero de “El Padrino” y el teniente Kilgore en “Apocalypse Now”
El actor y director estadounidense Robert Duvall falleció el domingo a la edad de 95 años en su residencia, según confirmó su esposa a través de un mensaje en sus redes sociales y medios especializados que brindaron más detalles al respecto.
De acuerdo con los reportes, las causas de su muerte no han sido reveladas y su familia ha pedido privacidad en este momento.
“Ayer despedimos a mi amado esposo, amigo querido y uno de los más grandes actores de nuestros tiempos. Bob murió en paz en nuestro hogar, rodeado de amor y comodidad”, escribió su esposa.
El actor es recordado por sus participaciones en la saga de películas “El Padrino” en las que dio vida al personaje de Tom Hagen.
“Para el mundo él era un ganador de la Academia, un director, un contador de historias, pero, para mí, él era simplemente todo. Su pasión por su trabajo sólo era comparable a su profundo amor a los personajes que interpretaba, una buena comida y la capacidad de mantener la corte. En cada uno de sus muchos papeles, Bob, se entregó por completo a sus personajes y al verdadero espíritu humano que representaban”, agregó.

Robert Duvall, nacido en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con “Matar a un ruiseñor” (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos.
El actor mantuvo una amplia carrera actoral que estuvo marcada por papeles icónicos en películas como el teniente coronel Kilgore en “Apocalypse Now“, “El Juez” y “Pacto de justicia”.
Robert Duvall ganó el premio de la Academia al mejor actor por su papel de exestrella de música country en el clásico de 1983 “Tender Mercies”. Asimismo, fue galardonado con cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine.
En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush en la Casa Blanca.
Con información de EFE
ues de anuncios individuales.
Source link
-
Actualidad2 días agoLa carrera más salvaje en las pistas olímpicas de Cortina fue en 1981. Un hombre se lanzó esquivando balas y asesinos en motocicleta
-
Cine y Tv1 día agoConoce los nuevos incentivos para la industria de cine en México
-
Actualidad1 día agoHay gente compartiendo con la IA sus casos judiciales. El problema es cuando un juez considera como pruebas las conversaciones
-
Actualidad2 días agoel deporte se ha disfrazado de terapia para cobrarte más dinero
-
Actualidad2 días agolos bloqueadores de anuncios siguen ahí
-
Actualidad2 días agoEl enorme problema de Tesla en Alemania tiene una cifra alarmante y un responsable claro: Elon Musk
-
Actualidad1 día agola ciencia y los expertos en longevidad tienen claro a qué hora debes despertarte
-
Actualidad2 días ago¿Estornudas al comer chocolate negro? No es una alergia, es un “bug” en tu ADN heredado de los neandertales



