Cine y Tv
FICM 2022: Maribel Verdú y el cine que no muere ni morirá nunca

“No juzgo a mis personajes, pero a las personas sí”, dijo Maribel Verdú durante su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM 2022). La actriz española visitó Michoacán como parte de los invitados especiales de la edición número 20. Momento en el que presentó varias de sus películas y se le otorgó un reconocimiento por su trayectoria.
Cine PREMIERE y otros medios platicaron con ella durante su paso por el festival. Un encuentro fílmico cultural que a la actriz le pareció “realmente gozoso”, en primer lugar por el ambiente entre colegas, fanáticos del cine y personas interesadas en conocer el séptimo arte. Pero también porque afirma que México le ha “dado la vida”. Muchas de las partes más importantes de su vida ocurrieron mientras filmaba proyectos en este país y con talento de la región.
“A mí México me da la vida. Me da muchas experiencias, mucha sabiduría”, dijo. “O sea, realmente lo empecé a ver de una manera diferente a raíz de Y tu mamá también y a raíz de El laberinto del fauno. Porque también te pasan más cosas en la vida y eso hace que mires de una manera distinta”.
Con una trayectoria de casi cuarenta años Maribel Verdú guarda en el archivo un sinnúmero de personajes. Algunos salieron mejor que otros, como ella dice. Pero de cualquier forma le han brindado la experiencia necesaria para mantenerse interesada en lo que venga. A sus personajes no los juzga, pero a las personas sí, porque en ocasiones no le gusta el mundo que la rodea.

“Estoy intentando quitármelo. Pero es que a veces veo al ser humano, y me jode tanto. Odio a la gente que juzga a los demás. Y cuando te ves tú haciéndolo, mira yo, es la cosa que más rabia me da en mi vida”.
Verdú es una persona a la que no le gusta guardar rencores. Ama a la vida y su meta principal es agradecer a ella todos los días. Cuenta que incluso de pronto se detiene por la calle y le da las gracias en silencio a lo que sea que esté por allá recibiendolas. Y gracias a ello es una mujer que no tiene ambiciones ni grandes metas.
“Fíjate que yo no tengo retos, y quizás por eso soy una mujer que me considero feliz”, explicó. “Me considero una mujer disfrutona de la vida, porque yo no espero nada. Yo voy encontrando las cosas. […] Y las cosas me vienen, me vienen, y entonces cuando me vienen las cojo. Y ahí entrego mi alma, mi corazón y mi vida. Pero soy cero ambiciosa. No tengo retos, mi único reto en mi vida es estar serena y feliz en mi vida personal. Es lo que más me preocupa, mi profesión está en segundo término”.
Por dicha razón Verdú se las ha ingeniado para rechazar a Hollywood durante muchos años. “Cuando hice Y tu mamá también todas las ofertas que tuve, dije que no. Imagínate ahora. Tiene que ser algo muy concreto que me fascine, que me guste y donde yo sienta que voy a ser feliz trabajando. Como con Rodrigo García o con el director de The Flash, que es argentino”, completó.
Sin embargo, este año y el que viene la actriz aparecerá en cuatro películas de Hollywood. Quizás la más importante de ellas es The Flash dirigida por Andy Muschietti en donde interpreta a la madre del héroe, Barry Allen (Ezra Miller).

Maribel Verdú afirma que no existe una edad límite para su profesión, pero quizás sí para ir a Hollywood. Su ambición no es estar en la industria de aquel lugar. Primero porque se considera una persona muy poco ambiciosa. Pero en segunda, porque valora más trabajar con personas latinoamericanas y porque le disgusta el ambiente de trabajo que existe en proyectos en donde importan más los secretismos, las apariencias y el cálculo milimétrico del calendario.
“A mí lo que me gusta es estar con el equipo danzando por el rodaje y todo”, explicó. “De repente hay que tener cuidado con quien hablas, o tener cuidado de lo que dices, o si se ha caído algo y vas a recogerlo te dicen que ese no es tu trabajo, que es el de ellos. Es una cosa cultural, de cercanía, de cómo somos y esto solo pasa con los latinos”.
Maribel Verdú catapultó su carrera cuando Y tu mamá también del director Alfonso Cuarón estrenó en el 2001. Después de aquello pasó poco más de dos años haciendo teatro y rechazando las muchas ofertas que llegaban de Hollywood. “Dije vamos a tomarlo con calma”, explica, justo antes de comentar que la calma le brindó su siguiente proyecto: El laberinto del fauno (2006) del cineasta Guillermo del Toro.
“Hay muchos noes en el camino, porque una carrera también se hace a base de decir que no”.
A Maribel Verdú le resta nada más trabajar con Alejandro G. Iñárritu para completar la tríada de cineastas amigos mexicanos. La actriz relató que alguna vez recibió la llamada del director, pero por cuestiones de agenda no fue posible. Y reveló también que la convivencia con Alejandro data desde los rodajes de Y tu mamá también, cuando Iñárritu acudía al set junto con el “gordo” para comer y celebrar muy en familia.
“Es maravilloso todo lo que se está logrando y lo que se está haciendo y las cosas que podemos ver gracias a los avances y la tecnología”, comentó Maribel Verdú a propósito de Iñárritu y su película con Netflix, presentada en el FICM 2022.
En su opinión el streaming ha sido un aliciente para que se generen “mogollón de proyectos”. Mucha gente que antes no tenía oportunidad de sacar a flote un proyecto, ahora puede gracias a las plataformas. Afirma que en España contratar un técnico ahora mismo es difícil porque todos están ocupados.

“O sea que yo me acuerdo al principio, que todo el mundo decía que el cine se va a acabar”, dijo. “El cine no se va a acabar. El cine no se puede acabar nunca. Porque sin cine nos morimos. Y porque la pandemia lo ha demostrado. ¿Qué hacíamos? Ver cine y ver series”.
La actriz confesó que no es una gran fanática de las series de televisión. Pero el cine le encanta verlo. Durante los encierros de la pandemia organizó ciclos personales en donde vio las filmografías de algunos cineastas. Mencionó nombres como Clint Eastwood o Jean Renoir. Se entregó por completo al cine clásico y fue una “cosa increíble” que solo pudo lograr gracias a las plataformas.
Ahora que la pandemia llegó a su final Maribel Verdú acude otra vez a las salas de cine y para prueba estuvo su paso por el FICM 2022. La actriz presentó varias de sus películas y se quedó posterior a las proyecciones para sesiones de preguntas y respuestas. También recibió un premio a su trayectoria y la butaca con su nombre.
Pero más allá de sus actividades programadas dentro del FICM 2022, a Maribel Verdú se le encontró repetidamente en distintas salas viendo otras películas. O por las calles de Morelia con lentes de sol caminando para llegar a otro lugar mientras saludaba a los cinéfilos. Incluso este autor la encontró en una tienda de abarrotes cuando al salir a altas horas de la noche de una última función, ambos buscábamos algo para cenar.
“No sé, me parece el festival más gozoso. De verdad”, explicó Verdú. “Es como estar en tu casa. Vas por las calles y te encuentras con la gente. Subes a comer donde come todo el mundo. Es delicioso. Me encanta y estoy viendo cosas muy interesantes”.
Maribel Verdú es una mujer que vive en el mundo y no aislada en una burbuja. Razón de que sea consciente de todas las cosas buenas y malas que pasan en la vida. Sabe que muchas personas a su alrededor pueden no pasarla del todo bien. “Y entonces agradezco lo afortunada que soy y es así. Lloro por el documental que vi ayer. Lloro por el romanticismo, lloro viendo las noticias”.
La entrada FICM 2022: Maribel Verdú y el cine que no muere ni morirá nunca se publicó primero en Cine PREMIERE.
ues de anuncios individuales.Cine y Tv
Shaken, not stirred: Las Películas Más Icónicas Para Entrar en el Universo de James Bond
.
.
.
El universo cinematográfico de James Bond, el agente secreto más famoso del mundo, es tan amplio como su archivo de gadgets imposibles, villanos excéntricos y misiones imposibles. Para quienes desean iniciarse en esta saga que abarca más de seis décadas, seleccionar por dónde empezar puede ser una misión digna del MI6.
Aquí tienes una guía con las películas más emblemáticas para conocer la esencia del 007, su evolución y —por supuesto— la obra imprescindible: Casino Royale.
1. Dr. No (1962) – El nacimiento del mito
La primera película de James Bond estableció los cimientos del personaje y su universo. Con Sean Connery dando vida a un Bond magnético, elegante y peligroso, Dr. No presenta muchos elementos que se volverían clásicos: la presentación icónica, el estilo seductor, el humor seco y la mezcla perfecta entre espionaje y acción.
Por qué verla si eres nuevo:
Es el punto de partida. Si quieres entender cómo comenzó todo y por qué Bond se convirtió en un icono global, este es el lugar.
2. Goldfinger (1964) – La fórmula Bond en su máximo esplendor
Si hay una película que encapsula lo que significa “ser Bond”, es Goldfinger.
Aquí encontramos al villano memorable, el plan extravagante, el Aston Martin DB5, una banda sonora legendaria y algunas de las frases más citadas de toda la saga.
Por qué verla:
Es la película que consolidó el estilo Bond y elevó la franquicia al estatus de fenómeno cultural.
3. On Her Majesty’s Secret Service (1969) – El lado más humano del agente 007
Protagonizada por George Lazenby, esta entrega se ha revalorizado enormemente con el tiempo. Presenta un Bond más emocional, vulnerable y profundo, sin perder la acción clásica.
Por qué verla:
Es esencial para comprender que Bond no es solo acción: también tiene corazón. Además, su final es uno de los más impactantes de toda la saga.
4. The Spy Who Loved Me (1977) – El Bond más carismático y divertido
Roger Moore aportó humor, elegancia ligera y un toque de irreverencia al personaje.
The Spy Who Loved Me es considerada su mejor película, con secuencias espectaculares, la aparición de Jaws y uno de los mejores temas musicales (“Nobody Does It Better”).
Por qué verla:
Representa el Bond más “divertido blockbuster”, ideal si te gustan las películas de acción con un tono más ligero.
5. GoldenEye (1995) – El renacimiento del agente en los años 90
Con Pierce Brosnan, Bond regresó tras una pausa de seis años y lo hizo con estilo moderno, acción explosiva y un villano memorable (interpretado por Sean Bean).
Es también la película que llevó al personaje a una nueva generación, especialmente gracias al famoso videojuego de Nintendo 64.
Por qué verla:
Es un Bond moderno pero fiel a su esencia, perfecto para quienes disfrutan de acción sofisticada y estética de los 90.
6. Casino Royale (2006) – El reinicio perfecto: crudo, elegante y emocional
La película que no puede faltar en ninguna lista.
Con Daniel Craig, el personaje recibió un reboot radical, más realista, más físico y más emocional. Casino Royale explora los orígenes del 007, mostrando cómo se forja su dureza y su frialdad, sin renunciar al glamour y la intriga y, por supuesto, casinos.
La historia con Vesper Lynd añade una profundidad emocional que pocas cintas previas lograron, convirtiéndola en una de las mejores películas de toda la saga y en un punto de entrada ideal para nuevos espectadores.
Por qué verla:
Porque marca un antes y un después. Es moderna, emocionante, intensa y, al mismo tiempo, respetuosa con el legado del personaje.
La puerta de entrada a un universo de acción y estilo
El mundo de James Bond es diverso: ha cambiado de rostro, de tono y de estilo a lo largo de más de 60 años. Ya sea que busques glamour clásico, acción contemporánea o historias de espionaje profundas, hay un Bond para ti.
Si solo pudieras elegir una película para comenzar, Casino Royale sigue siendo la introducción definitiva. Pero recorrer estas seis cintas te dará una mirada amplia, rica y emocionante al universo del espía más famoso del cine.
Staff Cine PREMIERE Este texto fue ideado, creado y desarrollado al mismo tiempo por un equipo de expertos trabajando en armonía. Todos juntos. Una letra cada uno.
ues de anuncios individuales.
Source link
Cine y Tv
Así se vivió el festival de documental más grande del mundo
.
.
.
El Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, mejor conocido como IDFA, es un punto de encuentro fundamental para amantes del cine documental de todo el mundo. Cada año, reúne a cinéfilos y a profesionales del cine para disfrutar de películas de gran calidad y participar en las actividades de industria. La edición de este año se realizó del 13 al 23 de noviembre y se presentaron alrededor de 250 largometrajes y cortometrajes.
Visitar el festival por primera vez y decidir qué ver y qué hacer entre tantas opciones es retador, pero afortunadamente el programa cuenta con la etiqueta de “IDFA Hit” para destacar los eventos imperdibles. Uno de ellos fue la proyección en el Teatro Carré de Cover-Up, que retrata el trabajo de Seymour Hersh, un periodista estadounidense que por décadas ha sido un personaje incómodo en su país por su trabajo de investigación y las historias que saca a la luz. Después de la película, hubo una sesión de preguntas y respuestas con los directores: Laura Poitras, quien anteriormente dirigió Citizenfour, y Mark Obenhaus, productor, director y viejo amigo del periodista.

Otro evento con el mismo distintivo fue el estreno mundial de Gaza’s Twins, Come Back To Me, en colaboración con la oganización Oxfam. El filme es un desgarrador documental que muestra la vida de gemelos palestinos recién nacidos. A nivel cronológico, continúa donde No Other Land termina, ya que retrata la vida en Palestina en los últimos dos años, a partir de octubre de 2023.
En un festival con tanto prestigio, los estrenos mundiales son abundantes, y otro largometraje proyectado por primera vez fue Eyes of the Machine, una película que presenta el control del gobierno de China en la región de Turquestán Oriental, donde vive la etnia uigur. La protagonista del documental es Kalbinur Sidik, una mujer que huyó del país para exponer la realidad que se vive en esta comunidad, donde en su día a día tratan con “centros de orientación” y visitas obligatorias a casa.
IDFA es un festival internacional, pero la presencia de artistas de Países Bajos es esencial. La ganadora del Premio IDFA a mejor película neerlandesa fue My Word Against Mine, que retrata la introducción de una nueva terapia para pacientes que escuchan voces: el psiquiatra pide hablar con la otra persona. A través de este método, a lo largo de sesiones, pacientes y médicos logran desentrañar aspectos fundamentales de su condición.
México participó en las competencias del festival de distintas maneras, la película mexicana Nuestro cuerpo es una estrella que se expande formó parte de la competencia Envision, dedicada a cineastas que forjan nuevos lenguajes cinematográficos. Mientras que en la competencia Internacional se presentó The Shipwrecked, un filme neerlandés que reflexiona sobre la vida en México.
De manera paralela a la programación de películas, el festival cuenta con actividades dedicadas a la industria del cine de no ficción y parte del público que viaja a Ámsterdam son personas que están presentando proyectos, trabajan en asociaciones internacionales dedicadas al cine documental o distribuyen documentales en diferentes espacios en todo el mundo. Con esto en mente, IDFA ofrece pláticas que abordan distintos temas, como el diseño de audiencias y la inteligencia artificial en el cine documental.

Dentro de esta categoría de actividades de industria, se llevan a cabo los Delegation Project Showcase, donde un país presenta cinco o seis películas que están en desarrollo o filmes completados que buscan distribución. Un showcase que formó parte del programa fue “Narrativa canadiense e indígena”, que contó con proyectos como Mammoth Hunters, documental que habla sobre los lazos entre las personas y el mamut, e Inuguiniq, la historia de una cineasta y su hija que buscan reconectarse con las tradiciones de su comunidad inuit en Canadá.
Otra sección en el festival, adicional a las películas proyectadas y a las actividades de industria, es IDFA DocLab, que está dedicada al arte documentario inmersivo e interactivo. Una de las propuestas en este espacio fue Nothing to See Here, un mirador a través del cual una persona puede verse de lejos, pero las cámaras que la están grabando y las bocinas agregan pequeñas diferencias de sonido e imagen a su alrededor. Los cambios son tan sutiles que logran poner en duda cómo es que percibimos la realidad.
En este espacio, hay una sede dedicada al IDFA DocLab, también se presentó A Long Goodbye, proyecto de cine inmersivo ganador del premio por realización en la última edición de la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. Esta experiencia busca acercar al usuario, a través de un visor con auriculares, al día a día de una persona que sufre demencia. No sólo a nivel artístico y visual A Long Goodbye es de gran calidad, sino que la confluencia de la temática con el medio realmente logra su objetivo y actividades cotidianas como dar de comer a un pez, en un ambiente digital, resultan incómodas.
El encanto del IDFA está en lo programado, pero especialmente en lo que surge de manera espontánea y la oportunidad de dejarse llevar por las historias al alcance durante el festival. GEN_ retrata a un doctor en el norte de Italia que atiende en su consultorio, con gran empatía, a pacientes con problemas de fertilidad y a personas que están en proceso de transición de género. ¿La línea guía del doctor? El bienestar del paciente ante todo. Después de varios días completamente dedicados al cine, este filme fue una gran sorpresa por la esperanza que contagia de manera sutil.
ues de anuncios individuales.
Source link
Cine y Tv
La sombra del Catire: misterioso y reflexivo ajuste de cuentas
.
.
.
Con una delicadeza notable, pero no por eso menos directa en los temas que quiere abordar, llega a salas de cine mexicanas la película La sombra del Catire. Se trata de una cinta que nos presenta a Benigno Cruz (Francisco Denis), un bandolero que, a merced de paisajes desolados y desérticos, deberá enfrentar los demonios de su pasado, todo mientras se pregunta cuál es su legado.
En entrevista con Cine PREMIERE, el protagonista, Denis, y el director, Jorge Hernández Aldana, diseccionan la cinta y nos cuentan por qué, según su criterio, sigue siendo importante narrar este tipo de historias que muestran la importancia de poner en perspectiva lo que hemos sido, con el objetivo de mejorar lo que seremos.

Esta es una cinta que habla muy bien de algo que sucede al llegar a una edad adulta: que muchas veces las personas que ya han vivido una vida muy larga, con muchas experiencias, se quedan guardados muchos sentimientos. Jorge, ¿para ti cómo fue llegar a la decisión de abordar este tema de la represión de los sentimientos? Y para Francisco, ¿cómo fue interpretarlo?
Jorge Hernández Aldana: Por un lado, a mí me gusta hacer películas que hagan a la gente sentir cosas. A veces son cosas que no son comunes y justamente descubrir nuevos sentimientos, yo digo que es como un ejercicio. Es como cuando vas al gimnasio y empiezas a estirar un músculo que no sabías que podías usar. Al principio te duele, pero ya sientes que está ahí, y una vez que lo ejercitas, te sientes como una persona nueva. Yo creo que con las emociones también es así. Las películas nos permiten explorar vidas de otras personas y hacer crecer nuestra experiencia de estar vivos.
Un poco la idea comienza por ahí, y también muy sencillamente por el hecho de querer ser padre y proyectarme yo a futuro qué tipo de padre puedo ser. Los artistas, la gente que creamos obras, a veces tenemos una manera muy extraña de crear obras a partir de nuestras propias experiencias. Esta es una manera en la que yo lo hago: parto de mi propia experiencia y mis propias dudas sobre ser padre, y hago una historia completa sobre la familia y qué significa una familia.
Francisco Denis: En cuanto al trabajo de interpretación, algo similar fue importante para mí: conectar también con imágenes mías, con emociones mías, con mi pasado. También estoy quizás en una etapa de mi vida parecida a la de Benigno, en donde mirar hacia atrás y ver el camino recorrido es fundamental para seguir adelante. No es que esté terminando, pero sí es el hacer una parada y reflexionar sobre el camino recorrido. Creo que Benigno está en esa etapa quizás más avanzada, en donde él está consciente de que está viviendo en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Entonces, tiene que saldar cuentas. Es un leitmotiv viejo en el cine, además.
¿Por qué creen ustedes que en esta época sean necesarias películas, o cualquier tipo de arte, que hable de la redención y por qué les atrae ese tema?
JH: Me parece una gran pregunta y una inquietud muy importante, yo también me lo pregunto. Para mí, es importante no perder de vista una visión del mundo donde tengamos un acuerdo entre lo que es ético y moral. Y no solo eso, que también tengamos las herramientas necesarias para lidiar con las consecuencias de nuestras propias acciones. Yo creo que, sobre todo, se trata de eso.
Primero, de que nunca es tarde para adquirir esas herramientas y poder tener algo de paz. Y segundo, porque siento que las hemos ido perdiendo con la inmediatez de la vida que estamos viviendo hoy en día. Nos cuesta [lidiar con esto], y creo que parte de la polarización que se está viviendo en el mundo viene a partir de la intolerancia con el otro y una falta de capacidad nuestra de lidiar con nuestras propias emociones y frustraciones.

También es la convención del western, porque es un western latinoamericano, es una cosa poco vista también. Estamos muy contentos porque creemos que hicimos una película que no se parece a otra. Hicimos una película nuestra, de nuestra tripa, de nuestra experiencia de vida, que no se parece a nada más. La intención justo es explorar estos temas a profundidad en la medida que sea posible, y compartir esa experiencia con el espectador.
FD: Es un poco de lo que decíamos hace rato: hay momentos en la vida donde quizás te das cuenta de que has cometido errores y es tarde para pedir perdón; ya sucedieron, las acciones tienen consecuencias. Pero quizás hay algo al final de ese último impulso, antes de pasar a otro lado, de solucionar de alguna manera eso que no pudiste hacer en algún momento. Y creo que todo eso le pertenece a todo ser humano; es decir, la carga de la vida, ese bulto que cargamos a medida que vamos viviendo. Y pues no toca más que enfrentarlo.
JH: Yo nada más quiero agregar una cosa: pienso que son tiempos de muchas cosas nuevas que estamos viendo que están sucediendo, que pensamos que no iban a suceder. Y creo que aquí lo importante es que la película te recuerda que todo lo que hagas, te va a encontrar en algún momento en tu futuro.
Continúa leyendo: La sombra del Catire: misterioso y reflexivo ajuste de cuentas
Francisco, esta película es un estudio de personaje. Es muy reflexiva y se enfoca mucho en las vivencias de Benigno, pero también tiene esta contraparte de que las personas con las que interactúa en su camino lo forman y también lo hacen ser quien es. Le dan otra perspectiva de la vida, ya sea con esta venta que tiene que hacer o cómo sobrevivir con su soledad. ¿Cómo te enfrentaste a esta propuesta que es sobre tu personaje, pero también una composición de varias vidas más?
FD: Gracias por la pregunta. A ver, creo que efectivamente el trabajo del actor tiene varias capas, varios niveles. Hay un primer nivel de acercamiento que es la palabra, ese guion que está escrito ahí, que te marca un poco hacia dónde va esto. Pero, en definitiva, creo que se termina de componer en el sitio donde vas a rodar, con la gente que vas a rodar, con los otros actores y, sobre todo, en el momento en que dicen: «acción».

Todo lo demás es una preparación. Y en el caso de Benigno fue una preparación muy física, de bajar de peso, de estar en el sitio durante un mes, un mes y medio, dos meses antes. Es un sitio, además, que determina muchísimo el comportamiento de los personajes que ahí viven. Es un desierto, hay espinas por todos lados, y donde la gente digamos que se expresa de una manera muy sintética, muy reducida, porque el calor es tal que lo demás sería como un desperdicio casi.
Entonces, esa preparación termina cuando el director dice acción. Ahí es donde lo inesperado cobra vida. Sucedió varias veces en el rodaje de Benigno que la magia sucedió sin prepararla. Es decir, tanto Jorge como director, y el director de foto, que es también el camarógrafo, y yo, empezamos a bailar con eso que estaba pasando. Y yo creo mucho en eso, no solamente en el cine, yo hago mucho teatro. Y creo que esa magia sucede cuando tú estás abierto a que cualquier cosa es posible, y eso, gracias al tipo de cine que hace Jorge, fue posible.
José Roberto Landaverde Me fascina escribir, escuchar, leer y comentar todo lo relacionado con el cine. Me encanta la música y soy fan de The Beatles, Fleetwood Mac y Paramore. Mis películas favoritas son Rocky y Back to the Future y obvio algún día subiré los “Philly Steps” y conduciré un DeLorean. Fiel creyente de que el cine es la mejor máquina teletransportadora, y también de que en la pantalla grande todos nos podemos ver representados.
ues de anuncios individuales.
Source link
-
Actualidad5 horas agode momento las marcas nos están vendiendo “asistentes con IA”
-
Actualidad2 días agoFallece Gerson Leos, integrante de la Banda MS, en Mazatlán
-
Tecnologia2 días agoNuevas pruebas confirman el origen africano de los humanos
-
Actualidad2 días ago600km y carga en 10 minutos
-
Actualidad1 día agoGracias a Starlink Papúa Nueva Guinea pudo acceder a Internet en sus zonas más remotas. Ese sueño se ha terminado
-
Tecnologia2 días agoEsto es lo nuevo de WhatsApp en los chats grupales
-
Actualidad2 días agoMedia España se ha enganchado estas Navidades a un juego de mesa que no es un juego de mesa: ‘El Impostor’
-
Actualidad2 días agoSamsung Galaxy Z TriFold, primeras impresiones. El salto más ambicioso de Samsung en plegables tiene letra pequeña
